MIRADAS ESENCIALES de Dominica Sánchez

Dentro de Festival Miradas de Mujeres, ayer se inauguró la exposición «Miradas Esenciales» de Domenica Sánchez en la Galería Balaguer, en Barcelona, dónde presentó sus esculturas y últimas obras sobre el papel. Domenica Sánchez nacida en Barcelona en 1945 es una artista catalana internacionalmente conocida. Su trayectoria cuenta con varias exposiciones en Europa y en Los Estados Unidos, y ha trabajado con galerias cómo la Denise Levy de Paris o La Haim Chanin Fine Arts de Nueva York. En los últimos años ha expuesto también con Artur Ramon Art, Michael Dunev Art projects y A34 de Paco Rebes. A parte de ser una artista excelente, Domenica Sanchez es una persona extraordinaria, abierta y super positiva. Trabajar con ella es un honor y un placer.

HACER VISIBLE LO INVISIBLE – Palabras de Conxita Oliver – Miembro de la Asociación Catalana de Críticos de Arte:

A raíz de la vivencia existencial y vital de la etapa informalista, momento en el que tiende a desarrollar el gesto y a resolver el cuadro desde la reducción del color, progresivamente, la obra de Domenica Sánchez – ya sea dibujística o escultórica – se ha centrado en la exploración de la austeridad. Con una trayectoria casi silenciosa y en solitario, desarrollada a través de un lenguaje estrictamente abstracto, ha llevado a cabo un meditado ejercicio de concisión y laconismo de un grado refinadísimo, siempre basado en el descubrimiento y la variación de las formas y con una obsesión recurrente en la línea.

Es evidente que no hay referentes reales en su obra, aunque la interpretación subjetiva de las sensaciones que la artista siente delante de la contemplación de la naturaleza permanecen reflejados con una contundecia, con una audacia y con sobriedad de recursos que no  esconden, pero, en ningún momento la vertiente introspectiva. Sus escenarios, de un riguroso orden arquitectónico, constatan, pero, el nexo que se establece entre el ser y el entorno. La radical obra de Domenica Sánchez es la de una artista que ha ido depurando sin prisa su lenguaje sin dejarse influenciar por las tendencias que han surgido en el panorama artístico. Ha hecho de las autoexigencias no una restricción, u conformismo o una ruta, sino todo lo contrario, ha conseguido una creación personalisísima de una gran unidad interna y una sugestiva aportación estética a la plástica actual. Sus paisajes mentales son el resultado de una arduo proceso lleno de exigencias internas, cuestionamientos, planteamientos y retos personales que se convierten en el espejo sobre el cual se reflejan los puntos más vitales de su yo.

Prescindiendo de todo aquello accesorio y con sólo la forma absoluta, nos ofrece lo esencial en su pura universalidad. Una abstracción formal, nos da a conocer la parte más íntima del ser a través, por ejemplo, de la vaporosidad de las transparencias, las organizaciones estabilizadoras, las estructuras desequilibradoras. Los imprevistos desplazamientos, las repentinas rupturas, la dureza de los negros, la contundencia de un rojo, la pureza de los blancos o la valoración de los vacíos. El interés por las leyes naturales, en la creación de espacios sonoros y psíquicos, la llevan a un constructivismo, a través del cual investiga la captación de la euritmia del mundo. La voluntad de perfección, el rigor de la composición, y la ejecución impecable son la clave para conseguir la noción de la substancia primera.

En un segundo estado, va dejando de lado la pintura para centrarse en el dibujo; Medio de expresión inmediato que se adapta de una forma versátil al creador para traducir espontáneamente  pensamientos, entusiasmos, incertezas o análisis. En el dibujo, la materia es tan breve que no permite ocultar nada; Se manifiesta desnudo mostrado su anatomía, sin ningún tipo de vestimenta que cubre la estructura. La presencia del dibujo – Ha escrito María Zambrano – “… De tan pura, limita, con la ausencia”. Y es que el dibujo posee el signo de la eliminación, de la supresión, ya que el contorno – en el dibujo – es fruto de una operación de exclusiones y de abandonos. Por eso, su substancia es delicada, intangible, etérea, casi inmaterial. Pero, el deseo de traspasar la experiencia bidimensional conduce a Dominica Sánchez a desplegar y expandir las formas en dibujos en el espacio, que materializa en hierro Pintado. Recorta con tijeras dibujos trazados sobre papel – hechos de estructuras primarias y formas elementales – que va doblando y construyendo hasta pasar de la línea al plano para conseguir, finalmente, dotarlos de volumen y corporeidad. A pesar de contar con la herramienta tridimensional, sigue entendiendo el dibujo como vehículo de su pensamiento ya que considera que constituye la base insubstituible del momento más extraordinario del trabajo del artista: el acto creativo. Porque, en definitiva, el dibujo es la manifestación que hace visible la libertad.

La gran característica de la obra de ésta artista ha sido y es, la de crear la esencia, mediante una poética de mínimos, con una total sobriedad y aspereza. Este proceso reduccionista afecta también al color que se ve enmarcado en la monocromía o el contraste minimizado que lucha entre lo mental y lo sensual, entre la racionalidad y la emoción en un auténtico equilibrio de bipolaridades.

Estos encuentros entre contrarios que provocan tensión se da como contrapunto de opuestos a muchos niveles: lleno y vacío, recto y curvo, transparente y opaco, luz y oscuridad… Conviven en una magnífica harmonía de reflexión. Rigor y expansión, análisis y sentimiento, fluidez y estatismo, ocultación y descubrimiento… Se equilibran perfectamente en un juego de vibraciones.

La estructura que fluye por sus manos recorre el orden de todo aquello existente hasta encontrar su sintonía. Unas energías presentes de forma articulada que acceden a la complejidad de aquello simple y esencial. Siempre coherente, su producción pasa por diferentes series formales en continua transformación, en las que el protagonismo recae en la línea; En aquella “línea que sueña”; Una línea que, según Paul Klee, puede hacer Visible lo Invisible.

Volver al principio de Maria Saphronova

Os presento un fantástico proyecto llamado «Volver al Principio» (Return to the beginning) de Maria Saphronova, artista emergente, diseñadora, pintora, nacida en Rusia y que actualmente vive y desarrolla sus trabajos creativos en Georgia, Tbilisi.

El concepto

Dentro de cada uno de nosotros hay una casa abandonada, olvidada, donde tenemos que volver con el fin de encontrar a nosotros mismos. Una casa cuyas puertas estan torcidas, los cristales están rotos, dónde la hierba crece en el suelo y las ramas de los árboles perforan los marcos de las ventanas vacías. Es nuestro mundo oculto, un mundo abandonado en nuestra infancia.

Llega un momento en que tratamos de dejar de ir hacia adelante e intentamos volver al principio, dónde en el pasado experimentamos  los primeros miedos y dolores; lugar de nuestras experiencias reales, viscerales y animales… Es vital  que volvamos a ese lugar para reencontrarnos  con nuestros sentimientos, los sentimientos que han estado tratando de escapar durante tantos años, pensando que los hemos abandonado, pero en realidad siguen viviendo con nosotros, influyen en nuestras vidas.

Tenemos que volver al principio, a la desnudez, al estado de los niños vulnerables,donde dejaremos de jugar a los «roles sociales», donde la influencia del mundo exterior dejará de existir. Volveremos a adentrarnos en la oscuridad de la que huimos. Tendremos que caminar en la oscuridad para enfrentarnos a nuestros miedos, para hacer frente a ese monstruo y reconocerlo, para descender a nuestras raíces  y por primera vez no vamos a correr, sino vamos a estar con él, nos uniremos y nos  disolveremos en ella. Precisamente allí, tendremos que parar, mirar atrás y preguntarnos  – ¿Dónde estoy?

Este es el momento de volver a nuestra historia personal, para reconocer, recordar, entender, aceptar y estar libre de ella.
Para detener y volver a empezar.

Click on highlighted words to see English or Georgian version!

 

creaciones de david monavardisashvili – esculturas surrealistas

En este ciclo de arte sin fronteras, os quiero mostrar las creaciones de David Monavardisashvili, pintor – escultor de Tbilisi, Georgia. David cuenta con una trayectoria larga e interesante. Actualmente es el jefe escenográfico en la «Novosibirsk State Academic Opera and Ballet Theatre».

En mi último viaje a Tbilisi, tuve la oportunidad de visitar su estudio y hacer un breve reportaje fotográfico a sus obras. El mundo de David es muy diferente, es surrealista…

Sus obras están echas con materiales antiguos, de coleccionistas, reciclados o simplemente encontrados. La basura de unos es el tesoro de otros, dice él. Ves una de sus esculturas de hierro, te impresiona. Empiezas a investigar desde cerca de que está hecha y te quedas deslumbrado. Hay tantos detalles, por ejemplo las llaves, las chapas, claves, monedas de diferentes países y valores, espadas de hace 2 siglos, antiguas teteras o cafeteras, peines, fotografías…un mundo lleno de misterio. Todas las obras tienen su historia, que pueden ser reflejos del estado de ánimo del autor, por causa de los acontecimientos políticos, religiosos. Los símbolos son la clave. Es un artista que en sus obras puede crear la ecléctica entre «la noche y el día», «moderno y antiguo» y que puede mostrar la convivencia de ambos en paz.  A más, sus creaciones no solo son bonitas sino útiles. En este reportaje podéis ver obras tales cómo: sillones, lámparas, espejos, armarios, esculturas para decorar el interior o exterior de las casas.

En caso de interés, podéis mandar un correo a [email protected] o clickar aquí

photos by tata ataneli

El video reportaje sobre David Monavardisashvili

«ცხოვრება მშვენიერია ნაწილი 1, 2012-05-20 «

A todos los amantes de la nieve – Gudauri os espera!!!

Este post lo quiero dedicar a todos los amantes de la nieve, de los deportes extremos y todos los que valoran el esfuerzo. Gudauri, uno de los mas grandes pistas de esquí  georgianas os espera…

Los años pasan volando. Ya hacía 10 años que no me iba a esquiar a mi país, en concreto a Gudauri, siempre debido a viajes relámpagos, dónde la prioridad es la familia, amigos y unas cuantas fiestas importantes. Puedo decir que, de alguna manera tenía «antojo» de visitarlo, hacer un reportaje fotográfico y ver con mis propios ojos los cambios realizados durante estos años. Mi viaje ha sido posible gracias a  Gudauri Development Fund y su fantástico equipo, que me apoyó desde el principio hasta el final, dándome todo lo necesario para trabajar sin obstáculos, para llegar a los lugares de difícil acceso. Aun así el tiempo no nos acompañó, así que no pudimos realizar las fotos desde el helicóptero ni desde el parapente.

Cómo todos los países emergentes, así mismo Georgia está avanzando en un ritmo frenético. Desde el año pasado, hasta ahora, se han construido tantos edificios nuevos, he visto tantas mejoras  que parecía a un turista en mi propio pais. Pero de eso hablaremos en los siguientes posts. En este post nos centraremos en Gudauri.

foto by Kaxa Arjevanidze

Un poco de historia:

Gudauri (Georgia) es uno de los destinos turísticos más populares para los amantes de los deportes de invierno. Se situa al sur del Cáucaso, en la antigual ruta militar que une a Georgia con Rusia y  a tan sólo 120 kilómetros de la capital, Tiflis a la altura de 2196 metros.  Gudauri está vinculado  al nombre de Soliko Khabeishvili. Gracias a su iniciativa, los expertos europeos  pudieron visitar el lugar y realizar un estudio sobre el terreno de Gudauri.

Gudauri dispone de varias rutas. La pista mas alta llamada «Sadzele» se encuentra a 3270m de nivel del mar y desde allí se puede contemplar las vistas a la montaña más alta de Georgia «Mkinvartsveri» de altura 5047m en Kazbegi.

El primer Hotel fue construido en 1988 por Doppelmayer llamado Marco Polo. En la actualidad Doppelmayer sigue participando activamente en el desarrollo de Gudauri.  Otra  empresa extranjera POMA ha instalado la telesilla cubierta (gondola) mas larga de todo el Cáucaso.

Hoy en día Gudauri cuenta con más de 15 hoteles activos, que puede abarcar a 1000 turistas al mismo tiempo. En cuanto a las pistas cuentan con 3000 esquiadores semanales, debido a que está muy cerca de la capital. El año 2012 el número de vistantes ha aumentado en un 40%. Este incremento positivo se debe al desarrollo de turismo en Georgia y a la impresionante calidad de las pistas. Hay que decir que se puede esquiar durante el día y 2 horas durante la noche. En Gudauri los visitantes pueden disfrutar «la estación de nieve» que dura 5 meses (diciembre – abril) y la temporada de verano, para hacer «turs» con los caballos, bicicletas, parapente etc. y rafting a media hora de allí.

Así que os animo a visitarlo. Creedme no os vais a arrepentir;)

Photos by  Mari Ataneli  & Tata ataneli

For mor info click here!!!

Fotógrafo AJ Llorens, primer proyecto del 2013

El 2013 empieza con nuevos proyectos, con nuevas ideas y mucha positividad. Quiero felicitarles con este nuevo ciclo y desearles todo lo mejor, amor, paz y tranquilidad. Que tengáis un año lleno de Arte y creatividad. Y aquí, el primer proyecto del año, magnífico  AJ LLORENS.  ¡Muchas gracias Alfredo por tu complicidad!

El fotógrafo Alfredo J. Llorens, ganador de un premio PhotoEspaña en 2010, explora y descubre para nosotros algo que está, pero no vemos. Juega con la imagen, la transforma y crea, consciente de las mil realidades que esconde lo real. El resultado es elemental y denso a la vez. Otras veces es él mismo el que se desnuda, y comparte sus miedos y obsesiones.

Tras presentar con éxito su primer trabajo “Sonidos Secretos” en una pequeña galería privada, su puesta de largo la hace con el proyecto “Knifelife”. Con esta primera exposición podemos empezar a comprobar su capacidad para hablar de sentimientos a través de las imágenes, la disección del interior del ser humano utilizando visualmente un cuchillo como hilo conductor. Muerte, ira, agonía, dolor… circulan ante nuestros ojos obligándonos a reflexionar y a descubrir el optimismo latente en toda la obra.

Antes de salir fuera de España para su primera exposición internacional, muestra una primera parte de su trabajo “Érase una vez…” en el que denuncia a través de su objetivo la realidad de una huerta, de un paisaje indudablemente bello, cargado de historia que a duras penas se mantiene en pie en su lucha contra el crecimiento urbanístico. Ya en Bélgica expone su obra “Antwerpme” donde vuelve a demostrar su capacidad para plasmar su visión personal del entorno que nos rodea. Es en esta obra donde podemos encontrar el origen de su trabajo “Kaleidoscope”. En la fotografía “Hands” utiliza por primera vez el recurso de la simetría haciendo que las grúas del puerto de Amberes se conviertan en las manos de la ciudad ante los ojos del espectador.

A su regreso a España la Universidad Politécnica de Valencia le ofrece la posibilidad de exponer su obra “Érase una vez…” en las instalaciones del campus universitario.

En abril de 2011 Llorens es invitado por la organización del Pecha Kucha para participar como speaker en su décima edición. Allí se produce la presentación de la obra “Kaleidoscope” compuesta de fotografías de gran formato en las que el fotógrafo desarrolla e investiga el recurso de la simetría en las imágenes. Ese mismo mes el periódico Levante-EMV publica el artículo “Designers for Japan” incluyendo su fotografía “I am japanese today” en la selección de trabajos de diseñadores y artistas españoles en apoyo al país nipón tras la tragedia.

En su última exposición “A Cuatro Patas” nos habla del ser humano sin el ser humano. Las sillas le roban el protagonismo a las personas y se humanizan para contarnos historias que nos emocionan y, de nuevo, nos hacen reflexionar.

2011 termina con la selección de su serie “Amberes: Arrastrados por la corriente” como finalista en el concurso “Universo en español” organizado por el prestigioso Instituto Cervantes junto al periódico El País y la marca Loewe. Entre los miembros del jurado se encontraba Manuel Borja-Villel, director del museo Reina Sofía y los fotógrafos Isabel Muñoz y Jordi Socías.

En 2012 el reconocimiento volvió a venir de la mano del festival internacional de fotografía y artes visuales Photoespaña seleccionando dos de sus fotografías para formar parte de la exposición “Una ciudad, tu mirada” que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Para concluir el año, en noviembre, se inaugura la exposición colectiva “Universo en español” en la sede del Instituto Cervantes en Madrid incluyen su obra finalista “Amberes: Arrastrados por la corriente” que permanecerá abierta hasta enero de 2013.

De los grandes formatos de las series “Kaleidoscope” o “Home” al intimismo personal, casi susurrado, de “Knifelife” o “A cuatro patas” la obra de Alfredo J. Llorens se afianza poco a poco dentro del escenario fotográfico actual.

CV electrónico – ¡¡¡ clicka aquí !!!

Akira Miyamoto, escultor japonés

La primera vez que vi la obra de Akira Miyamoto, gracias a las redes sociales, me impactó. Fue algo inexplicable, algo tan vivo, que me animaba acariciarlas, pero al mismo tiempo tan real, tan expresiva, que no hacía falta tocarla para saber si era real o simple fotografía. Lo primero que se me ocurrió, fue escribirle y decirle lo que pensaba sobre sus fantásticas esculturas. Después, explicarle mi proyecto y pedirle participar en caso de interés. Al día siguiente ya tuve su respuesta «Si» y en unas semanas todo lo necesario para crear este post. Muchas gracias Akira, por participar, por apoyarme y por ser una persona tan cercana!

Quien es Akira Miyamoto:

«Soy un escultor japonés.

Cuando creo mis obras, el concepto proviene de reliquias culturales o religiosas como las imágenes de budistas japoneses o «máscaras Noh«. Relativizo algo japonés dentro de mí, extraigo un elemento, que me parece universal en la cultura o la religión, y lo expreso en mis trabajos.

Por ejemplo, «aun (阿 吽)» es una de las palabras mágicas budistas. Y «a (阿)» es el primer sonido que cualquier persona emite a la hora de abrir su boca. «un (吽)» es la última palabra que una persona pronuncia cuando cierra su boca. De este modo muestran el principio y el final de todo.

Expreso el comienzo y el final con un movimiento mínimo a través de una serie de dos estatuas de cabeza. Además, en mi trabajo reciente he tratado el «conflicto inseparable» como mi tema principal. Los ejemplos son anverso y reverso, realidad y ficción, la esperanza y la desesperación, el pasado y el futuro, etc. Se ven paradójicos, pero desde amplio punto de vista, creo que son algo inseparables.

La mayoría de mis obras son figuras de madera. Muchos artistas han creado  «madera curvada» en Japón y la figura humana ha sido uno de los típicos motivos.

Va a encontrar los «ojos» en mis obras son únicas. Están hechas de «七宝 (Shippou)«.       Me inspiré en la técnica «玉 眼 (gyokugan)«, que ha sido utilizada a menudo en las figuras budistas japonesas. Creo que los «ojos» pueden conectar el mundo interior de la obra y el mundo exterior cubierto y separado por la piel de los curvings.

Al principio, declaré que las reliquias culturales o religiosas son las claves de mi producción. Pero son sólo para el concepto de la obra. En la mayoría de los casos, me siento inspirado por la gente. Así que la siguiente inspiración puede venir de la persona que está leyendo este artículo como tú. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que he conocido y  con quienes me voy a encontrar en el futuro.

Akira Miyamoto»

To See The English Version Click here by Fumihiro Yano

Txus Sarabia y su obra creativa

El lunes nunca viene solo… Le doy la bienvenida a Txus Sarabia, un interesante artista de Barcelona y gracias por formar parte de este proyecto! Vuestro interés y la participación nos hace más fuertes.

Información sobre el artista:

Txus Sarabia estudió Bellas Artes y posteriormente se licenció en Publicidad y RRPP en Barcelona en 1997. En su carrera profesional ha ejercido de técnico y asesor en comunicación en la Diputación de Barcelona y de creativo en distintas agencias multinacionales de publicidad como Bassat Ogilvy, TBWA, Delvico Bates, FCB Tapsa y Young & Rubicam. También ha sido guionista de dibujos animados en ’Los Fruittis’ y ha colaborado en ‘Barrio Sésamo’ y ‘TPH club’ de TVE, además de escribir, ilustrar y dibujar cómics en periódicos y revistas como El Mundo, Diario de Barcelona, Lateral, El Jueves y Ajoblanco entre otras.

Su obra reúne aspectos de diversas corrientes artísticas. En su pintura, mayoritariamente figurativa, podemos apreciar una mezcla de elementos expresionistas, destellos del Pop Art e influencias del cómic y la publicidad.

A nivel conceptual, una cosa es segura: sus pinturas transmiten. Su expresividad. Sus contextos. Sus personajes. Y en algunos casos, sus textos. Reforzando el mensaje que nos quiere hacer llegar, nos recuerdan su relación con el mundo literario y de la comunicación, lo que aporta a sus pinturas un plus más allá de factores meramente estéticos. La presencia de personajes en casi la totalidad de su obra, nos indica qué es importante en su vida: las relaciones humanas. Sus deseos, sus preocupaciones, sus miedos. A un lado el drama; al otro, el humor. Y todo ello reforzado tanto por la expresividad del trazo como por la sobriedad de su paleta, variada en su globalidad, pero escueta en muchas de sus piezas.

Qué lo disfrutéis…

Víctor Jaenada – LECCIÓN # 1

Pasado día 29 de noviembre, en la galería Fidel Balaguer se inauguró por primera vez la exposición de Víctor Jaenada  LECCIÓN # 1. Desde mi punto de vista, ha sido todo un éxito. Seguramente a todos nos ha dejado boquiabiertos. Su manera de crear el mundo es único y absolutamente fantástico.

¿Que piensan artistas y comisarios de arte sobre Víctor?

– Galería Fidel Balaguer – Descubrimos en esta exposición una cuidada y multidisciplinar selección compuesta por pinturas,dibujos,instalaciones  y piezas de videoarte de su producción reciente en Barcelona. La muestra propone un claro itinerario a través de las salas de la galería, el artista nos invita a recorrer en distintas capas y tanto física como psicológicamente algunas » LECCIONES UNIVERSALES» relacionadas con la vida y con el arte, cómo si de un gran libro de texto se tratara.

Las obras que conforman esta exposición, continúan apostando por su línea de investigación habitual, que fundamentalmente consisten en la subestimación de las obras por parte del espectador para crear una estrategia artística eficaz basada en las falsas apariencias, el vehículo en que la mayoría de las piezas se manifiestan es la ironía. Otros aspectos clave del trabajo de Víctor Jaenada son espíritu de contradicción y la idea de la negación…

De un certero golpe, el a priori radical caótico y «despereocupado» universo de Víctor Jaenada nos pone a prueba, nos descoloca, y más tarde, mediante sutiles e intensos estímulos, nos atrapa y sumerge en una atmósfera dinámica, trepidante intencionada, que esconde más allá del primer golpe de vista una estructura perversa y sólida.

Asimismo pues a algo nuevo nuevo que nos sitúa en el limite, en la frontera del arte, nos encontramos frente a un particular trabajo sobretodo intuitivo y sorprendente que esconde mucho más de lo que muestra y que no es fácil de dejarse ver, pero que claramente flota en este mar revuelto».

Pedro Paricio – EL ARTE ES COMO UN BUEN ACEITE DE OLIVA VIRGEN.                     La palabra artista ha terminado perdiendo peso debido al uso indebido del término, pero es la única que en su concepción tradicional y romántica puede definir completamente a Víctor Jaenada. Pinta pero no es pintor, realiza video pero no es videoartista, construye esculturas pero no es escultor y vive pero no es un vividor. O al menos no es cada una de estas cosas de manera individual. Entonces, para no caer en un sistema filosófico negativo y decir lo que Víctor es mediante lo que no es, definiremos positivamente lo que Jaenada si es: un creador de mundos. Su obra es su vida y su vida es su obra, ambos configuran una realidad simultánea en la que lo aparente y cotidiano recorren las sombras del ser. Jaenada pertenece a la categoría de artista biográfico explicito cuyo trabajo queda determinado por una visión única de la realidad, la del loco que para sobrevivir a la sociedad elige ser un genio. Víctor Jaenada quiere gritar, contar lo que ve, lo que le gusta y lo que le disgusta, llorar sus penas y cantar por alegrías, pero ante la incapacidad que siente para expresarse mediante las herramientas convencionales que la sociedad pone a su disposición, elabora un lenguaje propio y así cada vez un mundo. Un universo anclado en la actualidad pero suspendido conceptualmente en el tiempo. Un lugar al que te invita sin antes avisar que es un sitio peligroso, al que quizás no quieres ir porque hay caminos sin retorno.

– Efrén Álvarez – Victor Jaenada es un artista silvestre lleno de convicción mágica, como el chaman en las tribus Guineanas, o como un Sileno viejete de los bares de la periferia que regala el vocabulario a las generaciones venideras. Récord histórico en voto latino, apostado con el pueblo llano pero querido por las élites más exuberantes, este Pintor-Obama ganará sin remedio las elecciones de vuestro corazón. Altamente recomendable.

La información facilitada por la Galería Fidel Balaguer.

Extrusion Bowls en Formista – cosas hechas por personas

¿Que es Formista? Es una galería tienda que dispone de los fantásticos objetos de diseño, que colabora con los artistas y cuyo concepto es mostrar lo que hay detrás de cada obra (el porque, dónde y cómo se hacen cada una de ellas).

Hace poco estuve allí, para hacer el reportaje fotográfico sobre la nueva inauguración. Bien sabéis que el objetivo de tataneli.com  es promocionar el Arte en todos los contextos. Así que este post lo dedico a Formista y a Aparratu.

– EXTRUSION BOWLS –

En 2010 Apparatu, en el taller «Frágil» empezó a elaborar los Extrusion Bowls. Guim Espelt i Estopà, uno de los participantes, diseñó las piezas después de descubrir una textura aparentemente imposible. El proceso empezó con la deformación de un cilindro hueco de arcilla extorsionada, después se centró en las grietas que se generaron. Para la creación de un recipiente, la única manera de conservar las grietas es colocar, el cilindro en la rueda y empujar desde el centro hacia la periferia. Mediante la expansión de la masa gris mientras se gira, aparecen texturas únicas y aleatorias en la superficie, dejando el interior de color como el único elemento controlado.

– APPARATU –

Hace tan solo 5 años que Xavier Mañosa (Barcelona 1981) creó Apparatu, y en tan
poco tiempo ha conseguido posicionarse como uno de los más
interesantes ceramistas del momento. Lo que le distingue a Mañosa como
ceramista contemporáneo es su osadía a la hora de mezclar materiales y
explorar nuevas expresiones formales. Junto a sus padres, lleva el taller de cerámica donde crea todas sus piezas de manera artesanal: cercanas, sencillas, hechas a mano, productos de uso, piezas bien hechas, especiales… Desde el concepto, al material y al proceso,las piezas creadas por Apparatu están impregnadas de una pasion por la
experimentación y la investigacion. Sus numerosas colaboraciones con
artistas y artesanos de otros medios reflejan su insaciable empeño por hacer
mas que cerámica desde la cerámica.

Proyecto de Gia Gogatishvili – «The Art of ballet»

Y hoy, quiero decir que estoy muy contenta por varios motivos. Primero que tengo el placer de presentaros a Gia Gogatishvili, un fantástico fotógrafo de Georgia con su proyecto «The Art of  ballet» y el segundo motivo es que tataneli.com está creciendo gracias a los  proyectos (internacionales) recibidos. Así mismo quiero dar las gracias a todos los seguidores, por apoyar este proyecto y recordar que nos podéis seguir en el facebook.

Volviendo al post. Gia es un viejo amigo mio, que después de mucho tiempo, por casualidad encontré por las Ramblas de Barcelona. No me lo podía creer. Muchos años sin vernos, sin saber nada de él y de repente le veo con su cámara en las manos, haciendo las fotos en las ramblas. «Turista profesional» jajaja… Nuestro encuentro fue todo un espectáculo. No nos lo podíamos creer… Cuantas emociones y todo lo que nos esperaba. Nos pusimos al día «pateando» Barcelona y que mejor para los fotógrafos que saber que al día siguiente nos espera una manifestación de «la diada». Claro estaba, que eso no nos íbamos a perder. Al día siguiente, el 11 de septiembre, bien equipados y preparados, nos encontramos en paseo de Gracia. Claro está que a los georgianos no nos sorprenden ni las manifestaciones ni el sentimiento independista, pero aún así, quiero decir que ha sido una experiencia única y muy profunda. La gente nos dejaba entrar en sus casas, oficinas, para conseguir las fotos desde los mejores ángulos. Hemos podido formar parte de un conjunto de periodistas acreditados, colándonos ente ellos, cosas que hacemos para conseguir buenas fotos 😉 En fin… eran casi las 11 de la noche, que por fin pudimos sentarnos a tomar un cafe y descansar un poco.

Entre café y cigarillos nació la idea de hacer un proyecto llamado «The Art of ballet». En primer lugar hay que decir que Gia es un amante de opera y ballet, así que nunca deja de pasar la oportunidad de asistir a estos eventos estando en cualquier  país. Actualmente trabaja como freelance, colaborando con varios portales nacionales e internacionales. Así mismo colabora con diferentes fundacionesorganizaciones,teatros, festivales de cine y música, revistas, etc. Cuenta con más de 20 exposiciones. Las fotos aquí presentes forman parte de un conjunto de varios espectáculos, ballets, operas, danzas contemporáneas y folclóricas.

Que lo disfrutéis…